Театр

Зинаида Славина: «Равнодушных не было, все хотели играть»

Страшно подумать, что прошло 50 лет, как я окончила Щукинское училище. В прошлом году там была встреча со студентами, и одна из студенток сказала: «Столько лет не живут». Наверное, в чем-то она была права, ведь актерская работа, служение театру, требует огромных эмоциональных, умственных и физических сил, крепкого здоровья. Это не только цветы и овации, как многие думают, это труд днем и ночью над текстами, над осмыслением и пониманием роли, над требованиями режиссера, которые могут быть сегодня одни, а завтра другие. Это постоянный творческий поиск, я бы сравнила его с забегом на длинную дистанцию, в котором не у всех хватает сил добежать до финиша. Не добежали где-то уже половина моих сокурсников, прекрасные актеры и замечательные люди. Художественным руководителем нашего курса была великолепная актриса Вахтанговского театра Анна Алексеевна Орочко. А преподавателями – «вахтанговцы» Синельникова Мария Давыдовна, Полевицкая Елена Александровна, Катин-Ярцев Юрий Васильевич, Коган Галина Григорьевна, и еще многие и многие; всем им я благодарна за то, что они воспитали из меня актрису. Среди них был и Юрий Петрович Любимов. Одним из методов учебного процесса в Щукинском училище была (наверное, и сейчас существует) постановка этюдов. Каждый день проходили репетиции мастерства. Мы, студенты, будущие актеры, всегда вносили свою лепту в игру этюдов, предлагали свои решения, отстаивая и утверждая право на учебу в институте, где мы постигали глубины театрального творчества.Играли мы в главном зале. На втором или третьем курсе, видимо, Анна Алексеевна предложила Любимову поработать со мной и Бибо Ватаевым над отрывком из «Укрощения строптивой» Шекспира. Эта была моя первая творческая встреча с Юрием Петровичем, и его устроила наша работа. Она была замечательно сыграна и вызвала у педагогов и студентов восторг.Перед летними каникулами Юрий Петрович подошел ко мне и сказал, чтобы я занялась пантомимой, пластикой и текстом Брехта «Добрый человек из Сезуана», но зачем не объяснил. В Риге мы с мамой шли по улице и вдруг встретили Борю Галкина, сокурсника, он-то и сказал, что я назначена на роль Шен Те и Шуи Та. «Добрый человек из Сезуана» ставился уже полноценным спектаклем, где участвовал весь наш курс. Мы занимались в учебных аудиториях за пустыми столами, которые художник спектакля Борис Бланк затем перекрасил в черный цвет. На постановку нам выделили мало средств, поэтому студенты помогали придумывать и оформление спектакля. Юрий Петрович уже тогда работал с разноцветным фонарем, которым светил на нас из зала, когда мы репетировали. Зеленый цвет обозначал «можно», красный – «глаза б мои на вас не смотрели». Такая у него была палитра управления нами, студентами. Он был очень требовательным, когда ему совсем не нравилось, он шел и показывал. Но показывать – это одно, а играть на сцене – другое; мы вместе должны были выстроить рисунок роли.

В пьесе Брехта каждая строка – это отдельная тема. Мне было особенно сложно, потому что я получила сразу две роли. Мы много репетировали, но выходило не совсем убедительно. Канва спектакля начала складываться после того, как Юрий Петрович пригласил для работы над спектаклем актеров младших курсов – Борю Хмельницкого и Толю Васильева, которые сочинили для него музыку. Брехт насторожил, начались споры на кафедре – выпускать спектакль или нет, но он вызвал всеобщий интерес. А когда на просмотр пригласили родителей, мы растерялись от того, как нас принимали – были овации. Мы не ожидали этого. Наверное, было дано свыше, чтобы в одном месте сошлись Юрий Петрович и все мои сокурсники, яркие и талантливые. Нам удалось убедить прежде всего зрителя, а затем Минкульт и власть предержащих, что из студентов мы превратились в настоящих лицедеев. Ведь без Аллы Демидовой, Иры Кузнецовой, Игоря Петрова, Маши Полицеймако, Люси Комаровской, Милы Возиян, без музыки, написанной нашими товарищами, вряд ли бы состоялся спектакль. А значит и Театр на Таганке.«Добрый человек из Сезуана» сделал Любимова знаменитым. Я тогда еще не понимала, что случилось, что за особые методы у него были, что за школа возникла. Сначала мы играли спектакль в училище, затем несколько раз на сцене Вахтанговского театра, а потом уже на Таганке, куда мгновенно пошел зритель. В театре все работали в полную силу – силу своего таланта. Конечно, это были единомышленники. Кто-то остался доволен, кто-то нет, но равнодушных не было, потому что все хотели играть. Все ждали работу – великую работу, которую дает театр.

Вениамин Смехов: «Это был молодой, небывалый театр»

Самый первый спектакль Юрий Петрович Любимов поставил на сцене Вахтанговского театра: пьесу «Много ли человеку надо» Александра Галича, и поставил по-вахтанговски весело, музыкально и остроумно. Тогда никто не мог поверить, что о его режиссуре заговорят как о чем-то совершенно новом и необыкновенном – и что в Щукинском училище родится такой «Добрый человек из Сезуана». О том, что Ю. П. Л. – «другой», стало понятно, когда он увлекся Брехтом и начал его репетировать.

О форме«Искусство не может быть бесформенным! Форма – это и есть искусство», – утверждал Любимов. Вот почему он так не нравился совковым критикам. Критикам, служившим «чести мундира» социалистического реализма – ложной идеологоме, необходимой во времена сталинских репрессий, когда все люди искусства должны были строиться в ряды и находиться под наблюдением. «Из ряда вон» выходили Платонов, Пильняк, Булгаков, Мандельштам и другие. Критики обвиняли Любимова в том, что он идет на поводу у мейерхольдовской дерзости – делает форму яркой, даже политизированной. Но Таганку никак нельзя называть «политическим театром», жизнь сама политизировала и театр, и литературу. Юрий Черниченко говорил, что Таганка – «остров свободы в несвободной стране». Каждый осмысленный гражданин СССР в нашем театре видел что-то свое. Кто-то считал это идеальным искусством, а кому-то казалось, что острая форма «обижает» содержание пьес.

О методеТеатральные люди рвались на Таганку, потому что это был молодой небывалый театр – тем более что каждый год его могли закрыть. В чем же заключалась его небывалость? В 1965-1966 годах гораздо легче было ответить на этот вопрос. Любимов сразу отменил, «репрессировал» и занавес, и грим, и привычную псевдоправду декораций. На сцене не было никаких пыльных кустов, имитирующих природу. На наших лицах Любимов хотел видеть естественный цвет актерских переживаний. И самое главное: каждая новая пьеса вызывала в нем потребность отыскать свой жанр и форму. (Я много видел режиссерских талантов, но подобное нашел только у Петра Фоменко, который, кстати, в 1964-1967 был рядом с Любимовым на Таганке.)Климату наших репетиций способствовали не только внутренние мотивы пьесы, но и внешняя жизнь страны. Это рождало особый «боевой» подтекст. Работая с пьесой, Любимов призывал каждого из нас не расставаться на сцене с тем, откуда ты пришел. «А пришел ты с улицы, из мира, где живет твой прекрасный и несчастный народ». Ю.П. работал бесстрашно, потому что по-другому не мог; работал не политически, а художественно. Умный критик воспринимал в наших спектаклях следующее: невидимые концентрические круги отражали сюжеты Шекспира, Мольера, Пушкина, Бориса Васильева… И выходило так, что спектакль «Гамлет» – это беда одного человека, она же – беда его окружения, она же – беда его времени, и она же – беда нашего времени и нашей страны.

О цензуреЭпоха Таганки, ее «золотого века», держалась на любимовской игре с опасностями. Одна из них поджидала нас еще до начала репетиций – примут или не примут пьесу. Зависело это от Главлита – сурового слова, звучащего мягче, чем цензура. И существовал такой глагол «залитовать». «Вы что, начали делать Булгакова? Вам его залитовали?» Ю.П. возмущался: «Зачем залитовывать то, что напечатано?» «Нет, все, что идет на публику, надо залитовать», – отвечали ему.Запреты начались с «Доброго человека из Сезуана», с зонга Брехта в переводе Бориса Слуцкого: «Власть исходит от народа, Но куда она приходит И откуда происходит, До чего ж она доходит?» Эту песню, которую исполняли Хмельницкий и Васильев, запретили еще в самом училище, когда сдавался дипломный спектакль. Цензура цензурой, а мастера искусств обладали даром предвидеть ее аппетиты. Но Любимов все равно был упрям, его здоровье позволяло бороться даже с советской властью. Один из его подвигов в том, что он взял эту песню и включил в спектакль «Десять дней, которые потрясли мир». Начальство увидело спектакль, как будто бы посвященный революции – на сцене даже звучал голос Ленина в исполнении самого Штрауха, и пропустило песню. Любимов называл это глаголом «швейковать», от слова «швейк».Из «Павших и живых» цензоры убрали песню на стихи Бориса Пастернака «Свеча горела на столе». Из спектакля «Что делать?» по Чернышевскому – что особенно обидно – вырезали «Элегию» Николая Некрасова, для которой великий Юрий Буцко написал гениальную музыку. (Буцко также был автором музыки к спектаклям «Пугачев», «Гамлет», «Мать», «А зори здесь тихие»). Любимов кричал: «Как можно не залитовать Некрасова?» Но начальники объясняли: дело в подтексте, в том, как артисты обращаются к залу – словно это не про XIX век, а про настоящее. В «Борисе Годунове» их возмутила тельняшка самозванца. Все актеры играли в разномастной одежде, а Гришка Отрепьев (Валерий Золотухин) в какой-то накидке, под которой была тельняшка. В то время все так ходили, но они решили, что это намек на тогдашнего генерального секретаря Андропова: якобы самозванец пародирует юность вождя, который был моряком на флоте. Это не просто цензура, а подхалимские жесты мелкого начальства – знак верхушке власти, что «мы бдим». Главлит запрещал спектакли «Борис Годунов», «Высоцкий», «Живой», репетиции по Айтматову и репетиции «Театрального романа». Единственным спектаклем-исключением стал «Мастер и Маргарита». Мы были уверены, что все девять инстанций (Минкультуры, Управление культуры, райком, горком, ЦК…) его ни за что не пропустят, что их не устроит сам факт постановки романа. Сыграли генеральную и ждали, что комиссии по наследству Булгакова во главе с Константином Симоновым придется за нас заступаться. Однако нападения не произошло – к спектаклю не предъявили ни одной претензии (наверное, испугались Воланда, то есть меня).

Об отношениях со зрителем Что было очень дорого на сцене любимовской Таганки – это уважение к зрителю, теплообмен со зрительным залом. Публику мы, актеры, воспринимали как своего партнера. Очень часто мы видели и видим в театрах высокомерное, вполне наплевательское отношение к публике или, наоборот, заискивание перед ней, работу на аплодисменты. У Любимова не было ни того, ни другого. Автор и пьеса сами диктовали различную интонацию в общении с публикой: «Ты ведь так же думаешь, мы вместе?» Или: «Сколько же зла творится при твоем молчаливом согласии!» Великий художник Давид Боровский, тандем с которым оказался для Любимова победительным и самым успешным, пришел на Таганку, потому что поверил: там нет интриг, все страсти – только на сцене, а за кулисами всех связывает закон товарищества. Но потом наступили другие времена, мы взрослели, появлялись семьи, и что-то изменилось.

Отец и «дети»Парадокс Юрия Любимова в том, что он учился как будто бы только на электрика и на актера, а оказался гениальным режиссером, создателем театра, в хрущевскую эпоху реабилитировавшим русский авангард. Даже в его спектаклях последних лет я нахожу следы его пристрастий к эпохе Малевича, Кандинского, Шостаковича, Эрдмана и Мейерхольда. А к четырем портретам новаторов в фойе Таганки (Станиславский, Вахтангов, Мейерхольд, Брехт) необходимо прибавить того, кто их «переноваторил».Мне кажется, в последние годы отцу Таганки его «дети» были в тягость: закулисные интриги, недоброкачественные проявления актеров, которые начали вести странную кулуарную игру. Сегодня я, «случайный гость» в родном театре, обратился с вопросом к ветеранам и не ветеранам: «А что нужно этой маленькой кучке смутьянов, которые обидели Любимова, а теперь, прикрываясь его именем, препятствуют любым новостям на нашей сцене?» Мне отвечают одно и то же: «Что им нужно? Власть и деньги».Сейчас это уже не Таганка, это, по-честному, – «театр имени Театра на Таганке». Топливо оригинального сценического искусства рассчитано на определенный пробег: кажется, Немирович-Данченко сказал, что хороший театр может жить 10-15 лет. А мы прожили чуть больше, правда?Мастера продолжают жить, работать и искать свои новые тропы. Баланс уважения к гражданину страны нарушен, у нас в официальных речах говорят «наши люди» и забывают слово «человек». Только отечественная культура способна сострадать человеку. Иосиф Бродский говорил: «Россия – уникальная страна, которая осознает себя через культуру – даже в эпохи политических унижений». Это доказал и «золотой век Таганки» Юрия Любимова.

Театральные события января 2015 года, по версии The New Times

Открытие Электротеатра «Станиславский»В июле 2013-го Московский драматический театр имени Станиславского закрылся на тотальную реставрацию — как в архитектурном, так и в художественном смысле. Театр сменил не только название, но и внешний облик. Новый руководитель театра Борис Юхананов открывает первый обновленный сезон 26 января спектаклем «Вакханки» по трагедии Еврипида в постановке классика греческого театра Теодороса Терзопулоса. 

26, 27, 28, 30, 31 января Электротеатр «Станиславский»Возвращение Петера ШтайнаПатриарх мировой режиссуры Петер Штайн после долгого перерыва выпускает премьеру в Москве, в русском театре с русскими актерами. Свою версию (обещает, что классическую!) «Бориса Годунова» он представит на сцене театра Et Cetera у Александра Калягина. В роли Годунова — актер театра имени Вахтангова Владимир Симонов, Пимен — актер МХТ Борис Плотников. 17, 30, 31 января Театр Et CeteraРезо Габриадзе в МосквеВ конце января в Москву привозит свой новый спектакль Резо Габриадзе, основатель и руководитель Тбилисского театра марионеток. После трагического, пронзительного «Сталинграда» и романтичной трогательной «Рамоны» режиссер предлагает публике неожиданно веселую, простодушную комедию положений — «Бриллиант Маршала де Фантье» с бессмертными голосами Верико Анджапаридзе и Рамаза Чхиквадзе и традиционным музыкальным грузинским многоголосием.С 30 января Театральный центр на СтрастномЗимний Коляда-театрЯнварские большие гастроли Коляда-Театра стали многолетней традицией для москвичей. Маленький гордый театр из Екатеринбурга покажет все свои главные спектакли — «Маскарад», «Гамлет», «Борис Годунов», «Мертвые души» — и обязательно сыграет несколько премьер по новым пьесам Николая Коляды и его учеников.С 15 по 28 января Театральный центр на Страстном

Весна на улице Декабристов

В Мариинском театре в Петербурге — премьера балета Игоря Стравинского «Весна священная». The New Times наблюдал и за спектаклем, и за новой сценой театра«Весна священная» в постановке Саши ВальцФамилии звезд в майских спектаклях, приуроченных к открытию новой сцены, впечатляют. Анна Нетребко в «Иоланте», Ульяна Лопаткина в «Драгоценностях», Мария Гулегина и Пласидо Доминго в «Набукко», Диана Вишнева в «Болеро». Далее — «Тоска» под управлением самого Валерия Гергиева, Девятая симфония Бетховена при участии знаменитого мариинского баса Ильдара Абдразакова, сольный концерт пианиста Дениса Мацуева.В таком соседстве даже шедевр Стравинского как-то не сразу заметишь. А между тем свою версию знаменитого балета представила известный немецкий хореограф Саша Вальц. Этой постановкой Мариинка отмечает 100-летний юбилей «Весны священной».200 раз за 100 летБалет, произведший скандал около 100 лет назад, с тех пор ставили больше двухсот раз. Автор музыки считал лучшей постановку Вацлава Нижинского и других вариантов не признавал. Но хореографов это не останавливало. Только в последнее десятилетие свои версии «Весны» представили Морис Бежар, Пина Бауш, Татьяна Баганова. В 1987 году версию Нижинского восстановил американец Миллисент Ходсон. Связь с предыдущими постановками Вальц отрицает, настаивая на самобытности и уникальности собственного хореографического языка и конкретного спектакля. Относя себя к школе американской постмодернистской хореографии, признаваясь в любви к европейскому contemporary, она утверждает, что «идолов в современной хореографии» не имеет и в процессе постановки ориентируется только на собственное чутье…Но цитаты явно и очевидно просвечивают сквозь текст всей постановки. Даже не самый подготовленный взгляд здесь заметит и аллюзии на «Весну» Пины Бауш, и образы Мориса Бежара, и даже что-то очень знакомое из отечественной хореографии — только без той бешеной энергетики, самоотдачи кордебалета, когда каждая роль танцуется как последний раз в жизни. И без того драматизма и ощущения абсолютной, невменяемой обреченности, какую оставляет спектакль Пины. Если постмодерн — это искусство цитат, то сплав цитируемых текстов явно нуждается в собственных авторских скрепах, которые позволяют постановке становиться действительно авторской и действительно собственной. Такой скрепой иногда становится личность танцовщика. Но Саша утверждает, что не ставит спектакль на конкретную личность: «Я люблю работать с группами и с индивидуальностью танцовщика в одно и то же время. Мы можем видеть пластику групп и внутри нее — каждую отдельную личность, исполняющую собственный танец». Но гипноза не получается.Самый изящный аттитюд балерины не компенсирует недостаток «личностного», оригинального начала. Для этой личности как будто выцвечиваются в болотную зелень и пепел костюцмы. Для нее минимизируются декорации: молния рассекает ткань черного задника надвое, пару раз на сцене появляются стол и холм пепла — символ жертвенности. И это на весь спектакль. Почти полное отсутствие изменений света могло бы быть прочтено как «освобождение» пространства для фиксации внимания на чем-то важном. Но чуда не случается. Случается удача кордебалета, вовремя (и талантливо, «в ноль») распластывающегося по полу и вовремя поднимающегося, есть Сирена (Дарья Павленко), как будто бы знающая, где она должна подавить «массы» жестом и где пожертвовать. Но все как будто изо всех сил стараются сделать «хорошо», не хотят ошибаться. Слишком стараются…Поднимите им «перо»Из здания Мариинки-2 еще не выветрился запах дерева и краски. Здесь еще не до конца отмыли рабочие коридоры и не определились, через какие входы можно проводить посетителей в театр. Знающие театралы не рекомендуют ходить на премьерные спектакли, предпочитая посещать четвертый или пятый, «отстоявшийся»… Новому зданию «отстаиваться» нужно, вероятно, не меньше года.Впрочем, внешнюю сторону дела (обошедшегося бюджету в 22 млрд рублей) по адресу: улица Декабристов, 34, — могут лицезреть все желающие. Странноватое сочетание: прямоугольная стеклобетонная конструкция и довольно хаотично врезанные в нее каменные вкрапления «под старину» (архитекторы, видимо, пытались отдать дань истории театра и города, да времени не хватило). Невыделенный, как-то с краю пристроенный «центральный» вход… В целом конструкция напоминает скорее что-то среднее между зданием аэропорта и бизнес-центром с отелем и парковкой, нежели логичное развитие (или хотя бы продолжение) образа одного из ведущих театров мира.Внутри — стеклянная винтовая лестница сразу напротив входа, мраморный пол, желтые ониксовые стены. Вполне можно принять за научно-исследовательский институт. Все как-то очень по-деловому, минималистично и в зрительном зале, ничего лишнего: буковые панели, подсветка от «Сваровски». Чем-то похоже на Концертный зал той же Мариинки, только не для музыки, а для обсуждения тем глобальной безопасности, например…На этом фоне — занавес болотного оттенка с ярким белым пятном по центру (знающие люди утверждают, что это перо), разрезающий холодом мягкую древесно-каштановую палитру зала… Некорректно, наверное, сравнивать его с «головинским» занавесом старой Мариинки (как нельзя сравнивать опыт старика с новорожденным). Заметим только, что в театре он уже получил почти криминальную кличку «перо»: «поднимаем перо», «опускаем перо»…Зал на премьере был заполнен на две трети. Пока не приходится говорить о всплеске интереса в связи с открытием новой сцены или кардинальным изменением ценовой политики театра. Стоимость билетов на спектакли колеблется от 3 тыс. до 4 тыс. рублей. Впрочем, на «Тоску» с оркестром под управлением Гергиева билеты расхватали.Насколько легче будет работаться на новой сцене хореографам и артистам, станет понятно позже, когда пройдет горячка праздника открытия. Количество звездных имен, привлекаемых к освоению новой сцены, только увеличивается. На первую половину лета, например, уже пригласили для очередной постановки Алексея Ратманского. Пока, говорят, не отказался.«Это сцена нового поколения»Юрий Фатеев, и.о. заведующего балетной труппой Мариинского театраЯ рад уже тому, что в нашем городе открыли фактически новый театр, дающий дополнительные возможности для работы. Это сцена нового поколения, по мере освоения пространства ее техническое наполнение создаст огромный потенциал для работы со светом, звуком, спецэффектами. Освоить все в один день невозможно: даже в Ковент-Гардене после открытия новой сцены еще в течение 14 месяцев во время спектаклей то падало что-то, то звук обрывался… Это нормально. Технику нужно настраивать, с ней нужно учиться работать. Когда этот процесс будет завершен, я думаю, здесь можно будет поставить спектакль, сопоставимый с Royal Ballet-версией «Алисы в Стране чудес», знаменитой огромным количеством спецэффектов.На этой сцене гораздо легче могут идти тяжелые, сложные спектакли вроде «Спартака», где перестановка декораций требует участия нескольких десятков человек и антракт между актами занимает 40 минут. В целом оборудование сценического комплекса спроектировано и установлено так, что в потенциале должно обеспечивать полную загрузку всех заложенных технических мощностей. При этом сценическое пространство разбито на зоны, каждая из них имеет свою, строго определенную функциональную нагрузку: основная сцена, арьерсцена, боковые карманы, репетиционная сцена, монтажная и погрузо-разгрузочная зоны. При таком делении в сценическом пространстве одновременно могут находиться декорации не менее четырех спектаклей.

фотография: ИТАР-ТАСС

1 2 3 4 5 6